jueves, 15 de enero de 2026

QUÉ DIRÍA ANDY WARHOL ?



¿Por qué seguir arrastrando a artistas fallecidos a las guerras culturales actuales?

Rosanna McLaughlin





El arte por el arte… La visión de Tondal de El Bosco, siglo XV. Ilustración: Alamy







Críticos y curadores están redefiniendo a grandes artistas, desde Gentileschi hasta Soutine, para que encajen con las narrativas éticas modernas. Pero esto ignora la gloriosa ambivalencia de sus creaciones.

Una tarde lluviosa del invierno pasado, sentado bajo una manta con una taza de té, me encontré buscando en Google pinturas de Chaïm Soutine. Es un pasatiempo que he disfrutado desde que visité una exposición de sus retratos de personal de hotel en la Riviera Francesa durante la década de 1920: pinturas que combinan tal mezcla de ternura y degradación que es como si su pincel besara y golpeara a sus modelos al mismo tiempo.

Hojeé imágenes de cocineros y botones de una inocencia desesperada, con la tez color salchicha cruda y orejas que parecían haber sido arrancadas brutalmente. Y al hacerlo, me topé con una reseña de la misma exposición donde conocí por primera vez las obras de Soutine. Ah, pensé, deseando deleitarme con la literatura sobre su particular talento para el sadismo amable.
Sin embargo, mis planes de dejarme llevar por los sueños retorcidos de Soutine se vieron truncados. Mientras leía, me di cuenta de que las emociones enmarañadas y las complejas moralidades que hacen que sus pinturas sean tan embriagadoras habían desaparecido. En su lugar, había una visión purificada de un artista con una mirada profundamente compasiva y humana que se acercaba con simpatía a las clases bajas, y que creaba pinturas que celebraban la riqueza de estas vidas, de otro modo olvidadas.



 Naturaleza muerta con raya, de Chaïm Soutine, 1923. Ilustración: SJArt/Alamy

¿Por qué, me preguntaba, alguien querría reinterpretar a Soutine como un santo defensor de la justicia social? (Si bien se sabe poco de su vida, el material existente pinta la imagen de un hombre complejo y difícil con un profundo desprecio por el shtetl de la actual Bielorrusia, donde creció). Después de todo, este era el mismo artista cuya habilidad como pintor y carnicero inspiró las magníficas visiones de pesadilla de Francis Bacon.
Como tantos grandes artistas a lo largo de la historia —desde las santas perversiones de El Bosco hasta los intrincados dramas psicológicos de Paula Rego—, es precisamente canalizando emociones ambivalentes que Soutine logra hablar de la naturaleza oscura y compleja del ser humano. Lo que hace que sus pinturas de personal de hotel sean tan impactantes y conmovedoras es que mezclan brutalidad y afecto, invitándonos así a contemplar nuestros propios impulsos y emociones discordantes. Pocos somos psicópatas declarados, después de todo, pero todos debemos reconocer la delgada línea que separa el deseo de la explotación.

Pronto me di cuenta de que la reseña en sí misma era completamente anodina, en la medida en que era típica de una forma de hablar del arte que se ha vuelto culturalmente omnipresente. Durante la última década, hemos vivido una era en la que el arte debe ajustarse a un código moral. Vivos o muertos, se espera cada vez más que los artistas sean un ejemplo de rectitud y empatía, y se les pide que su obra promueva valores feministas, antirracistas, antihomofóbicos y comprometidos con la accesibilidad y la inclusión.



Elenco de personajes de Paula Rego en Blancanieves, 1996. Ilustración: Andrew Lalchan/Alamy

Este "giro moral" está detrás de la tendencia a que exposiciones, reseñas y libros editen las biografías de los artistas, presentándolos retroactivamente como defensores de la justicia social y ejemplos de espíritu comunitario. También se observa en el pánico que surge cuando las instituciones temen que una exposición no promueva explícitamente estos valores, lo que en algunos casos lleva a su aplazamiento o a la retirada de obras.

Tomemos, por ejemplo, la muestra de Andy Warhol en la Tate Modern de 2020, donde el gran vampiro de la escena neoyorquina –un hombre que fetichizaba las sillas eléctricas, filmaba a buscadores de fama drogados y creaba arte a partir de la imagen de una joven que caía a la muerte– fue descrito en un texto en la pared de la exposición como un artista que “ofrecía un espacio seguro para la cultura queer”.

También está la pintora barroca Artemisia Gentileschi, cuya obra se ha puesto de moda en los últimos años. Su obra más famosa, Judit decapitando a Holofernes (c. 1620), que representa a la heroína bíblica decapitando a un general asirio, se interpreta ahora ampliamente como una respuesta autobiográfica a su propia violación por parte del pintor Agostino Tassi. Cuando se presentó una exposición de la obra de Gentileschi en la Galería Nacional en 2020, se exhibieron documentos del juicio de Tassi por violación en las salas iniciales, lo que situó su agresión como clave para comprender su obra. Aprender a interactuar con la complejidad es sin duda una habilidad necesaria si queremos salir alguna vez del pueril pantano de las guerras culturales.

¿A quién sirve este tipo de revisionismo histórico? Ni a Warhol, cuyo arte sigue siendo tan carismático precisamente por su amoralidad. Ni a la "cultura queer", cuyos referentes se reducen a material didáctico moralista. Ni a las artistas mujeres, cuyas obras se consideran inseparables de su vida privada. (La principal prueba de que la pintura de Gentileschi es autobiográfica es que la artista parece haber basado la figura de Judith en ella misma. Sin embargo, a menudo lo hacía debido al coste prohibitivo de contratar modelos y a las convenciones sociales que impedían que las mujeres lo hicieran). Y, sobre todo, no al público.

Porque sí, vale la pena insistir en los principios que sustentan el giro moral del arte en nuestra vida personal y profesional, y luchar por ellos en la gobernanza política. Pero si aplicamos estos mismos principios a la evaluación de todo arte, comprometemos nuestra capacidad de pensar críticamente y de interactuar con él en sus propios términos, en toda su gloriosa ambivalencia. Sobre todo, perdemos la capacidad de ser genuinamente interpelados y transformados por él.

La ambivalencia, después de todo, tiene sus usos políticos: sumergirse en la incomodidad puede impulsarnos a cuestionar nuestras suposiciones y agudizar nuestro pensamiento. Tomemos como ejemplo las pinturas que Philip Guston realizó durante la década de 1960 de miembros del Ku Klux Klan: paisajes oníricos con aires de caricatura en los que se representa a figuras encapuchadas, pintadas de rosa cerdo al estilo infantil de Guston, fumando cigarrillos, creando arte y conduciendo. Si bien Guston fue una figura políticamente activa, sus pinturas no predican ninguna lección obvia ni transmiten un mensaje moral claro. En lugar de librar a los espectadores de la responsabilidad instruyéndoles sobre qué pensar o sentir, los sumergen en la realidad profundamente incómoda de que el racismo no es excepcional, tan parte de la vida cotidiana como los autos, las caricaturas y los cigarrillos. "Nunca sabemos qué hay en sus mentes", dijo su hija, Musa Mayer, sobre las imágenes; "pero está claro que son nosotros. Nuestra negación, nuestra ocultación".



Judit decapitando a Holofernes, de Artemisia Gentileschi, c. 1620. Ilustración: Carlo Bollo/Alamy


Sin embargo, es tal la intolerancia hacia cualquier cosa que se acerque a la ambivalencia que una muestra itinerante de la obra de Guston por Estados Unidos y el Reino Unido se pospuso en 2020. Después de las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd, los organizadores decidieron retrasar la exposición hasta que el "mensaje de justicia social y racial" de Guston pudiera ser "interpretado con mayor claridad".
Cuando la exposición se inauguró finalmente en Boston en 2022 y posteriormente viajó a la Tate Modern en 2023 , se buscó posicionar la obra de Guston en la línea de los movimientos de justicia social. Esta colaboración con el público, como señaló Paul Keegan en la London Review of Books, es indicativa de una era en la que "las pinturas y el público ya no pueden estar solos en una sala".

Algunos miembros de la izquierda política pueden sentirse incómodos al criticar duramente un modelo cultural que comparte muchos de sus principios políticos. Esto es comprensible, dado que burlarse de los valores de la izquierda ha resultado fructífero en las guerras culturales, y dado el auge global de las opiniones antitrans y antiinmigrantes. En este contexto, las interpretaciones condescendientes y reduccionistas de las obras de arte pueden parecer un precio que vale la pena pagar por difundir mensajes políticos.

Pero ¿qué ocurre cuando la situación es a la inversa? En todo el mundo, la derecha resurgente está incursionando en las artes. Giorgia Meloni ha nombrado a un presidente derechista para la Bienal de Venecia. La administración Trump ha colocado a aliados en puestos directivos en instituciones artísticas, ha intentado bloquear subvenciones a organizaciones artísticas consideradas promotoras de la "ideología de género" y ha atacado a los museos que exhiben obras centradas en el legado de la esclavitud. Si insistimos en que el arte funciona como una herramienta para promover un conjunto limitado de principios políticos, ¿qué ocurre cuando una ideología que no comparte nuestros valores llega al poder?

Aprender a interactuar con la complejidad es una habilidad necesaria si queremos salir del pantano pueril de las guerras culturales. Pero si seguimos reduciendo el arte a frases moralistas, solo lograremos despojarlo de su capacidad de transformarnos, lo cual sería una gran pérdida. El arte puede ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos, expresando aquello que las palabras no pueden. Nos expone a una amplia gama de experiencias y nos invita a afrontar las ambivalencias fundamentales, las complejidades morales y las emociones conflictivas que son parte integral del ser humano.

Si tan solo nos animamos a observar, a menudo podemos encontrar estas cualidades en el arte que tenemos ante nuestras narices: en el claroscuro psicológico de Gentileschi, el profundo voyeurismo de Warhol, los inquietantes paisajes oníricos de Guston, la tierna brutalidad de Soutine. Ahora es el momento de abogar por un arte que nos ayude a sentir más, pensar más, saber más: si no lo hacemos, corremos el riesgo de reducir el arte a meros ejemplos de ideas preaprobadas y de perder nuestra inteligencia cultural.

































martes, 13 de enero de 2026

MONDRIAN... O MOSS ?




El éxito de Mondrian? o de  Marlow Moss ?


Joanna Moorhead





¿Un Mondrian o un Marlow? … izquierda, Blanco, Negro, Rojo y Gris, de Moss, 1932; derecha, Composición (n.° 1) Gris-Rojo, de Mondrian, 1935. Composición: Alice de Groot/Kunstmuseum Den Haag; Heritage Images/Getty Images








Piet Mondrian alcanzó la fama, la fortuna y la gloria con sus pinturas en cuadrícula iluminadas con colores básicos. Pero ¿provinieron muchas de sus ideas de Marlow Moss

En 1972, el imponente Kunstmuseum de La Haya adquirió tres pinturas de un artista británico poco conocido llamado Marlow Moss. La prestigiosa galería de arte deseaba mostrar la enorme influencia de Piet Mondrian —el famoso pintor holandés aclamado por sus cuadrículas negras iluminadas con azules intensos y amarillos chillones— en artistas tan modestos como Moss.

Sin embargo, si visita el Kunstmuseum hoy, encontrará las obras de Moss en primer plano, mientras que una pieza similar del gran Mondrian, quien más tarde se convertiría en el centro de atención de Nueva York, se esconde tras una columna. ¿A qué se debe este cambio radical? Porque ahora se reconoce ampliamente en el mundo del arte que fue Moss quien influyó en Mondrian tanto como viceversa, al menos en lo que respecta a las líneas dobles o paralelas que comenzó a usar en la década de 1930 para añadir tensión a sus armoniosas pinturas abstractas, una de las cuales se vendió en subasta el pasado mayo por 48 millones de dólares .Las feministas inteligentes apostaban a que él le había robado.



Marlow Moss


Siete décadas después de su muerte en Cornualles a los 69 años, Moss está disfrutando de un importante resurgimiento y revalorización. Además de la actual exposición de sus pinturas y bocetos en el Kunstmuseum, su escultura se exhibirá en el Museo Georg Kolbe de Berlín en abril. El año pasado, su obra de 1944, Blanco, Negro, Azul y Rojo, alcanzó las 609.000 libras en Sotheby's de Londres, el doble de su estimación y un récord para su obra en subasta. No está en el terreno de Mondrian, al menos todavía.




 Musgo de Marlow : rojo , azul, amarillo y blanco , 1957-58 en el Museo Stedelijk de Ámsterdam


Es un cambio radical para una artista que fue rechazada por gran parte del mundo artístico durante su vida. La Tate no estaba interesada en ella. Cuando Moss se mudó a Cornualles, estableciéndose en la hermosa y remota cala de Lamorna, cerca de Penzance, intentó repetidamente contactar con la escultora Barbara Hepworth y su esposo, el pintor Ben Nicholson. La ignoraron.
"Ha llegado la hora de Moss”, afirma Florette Dijkstra, autora de The Leap into the Light, una biografía publicada recientemente en neerlandés. “La historia del arte es una ciencia extraña. El panorama puede cambiar radicalmente. Hoy en día, las palabras de moda son inclusión y diversidad. Se está promoviendo tanto a las mujeres artistas como a los artistas queer. Esto explica, en parte, por qué Moss está recibiendo tanta atención”.

Marjorie Jewel Moss, como se la llamó inicialmente, nació en Londres en 1889. Inicialmente atraída por la danza y la música, estudió arte antes de mudarse a Cornualles, donde se cortó el pelo y cambió su nombre por el de género neutro, Marlow, aunque seguía siendo conocida como "ella". A finales de la década de 1920, Moss se mudó a París, donde se integró en la escena vanguardista y formó parte del grupo Abstracción-Creación, que priorizaba la abstracción sobre la obra figurativa o el surrealismo.

Su entrada en el grupo se produjo a través de un admirador temprano, Mondrian, quien era unos años mayor que ella y holandés. Moss lo había conocido gracias a su pareja, Netty Nijhoff, una escritora zelandesa. Moss y Nijhoff se conocieron en el Café de Flore de París. Cuando Nijhoff le pidió a su hijo que le llevara una nota a la señora de la mesa cercana, el niño preguntó: "¿Qué señora?". Moss, como de costumbre, vestía de hombre. Tras formar pareja, ambos recorrían París con trajes y sombreros de hombre. Nijhoff permaneció casada con su esposo, el poeta holandés Martinus Nijhoff, durante años, aunque ambos tuvieron otras amantes. En ocasiones, Moss y Nijhoff también tuvieron otras parejas.

La reacción que provocó esta inusual pareja no fue sencilla, dice Dijkstra, ni siquiera en la llamada comunidad artística liberal de París. "Algunos los aceptaron", dice. "Otros no". Mondrian lo hizo hasta cierto punto, pero le interesaba mucho más el arte de Moss que su vida amorosa.



Preciso… Composición de Moss: Amarillo, Azul, Negro, Rojo y Blanco, 1956-1957. 
Fotografía: © The Estate of Marlow Moss


"Quedó impresionado", añade Dijkstra, "por su experimentación con los ingredientes del neoplasticismo: cómo utilizaba materiales distintos de la pintura, como el corcho y la madera, y su uso de la «doble línea», que permitía composiciones más dinámicas". Desde entonces, Mondrian ha pasado a la historia como el padre del neoplasticismo, que consistía en reducir el arte a sus componentes básicos, utilizando únicamente líneas y formas con un mínimo de colores.
Cuando Mondrian vio que Moss estaba utilizando la línea doble de una forma nueva, sin usarla para cruzar otras líneas, despertó su interés y le escribió para preguntarle qué quería decir. Cuando ella le dijo que consideraba la cuadrícula de una sola línea que él había usado durante más de una década como "una conclusión y una restricción" para una composición, él respondió que no entendía bien lo que quería decir.

Mondrian, sin embargo, se haría famoso por la línea doble. Clairie Hondtong, comisaria de la exposición de La Haya, cree que su uso evolucionó a partir de intercambios entre ambos, más que como algo creado por Mondrian y luego adoptado por Moss, como creían historiadores del arte anteriores. "Durante mucho tiempo, se le consideró el instigador, pero, aunque no está claro quién la utilizó primero, ahora sabemos que Mondrian se sintió intrigado por el uso de las líneas dobles por parte de Moss".

Sin duda, la situación ha cambiado con los años. En 1972, se asumía que artistas como Moss se habían visto influenciados por el uso que Mondrian le daba. Luego se descubrió que Moss también lo había usado, y las feministas más astutas apostaron por él como autor de la usurpación. Pero ahora, dice Hondtong, hay un nuevo enfoque. "Muchos museos sitúan a Moss en el centro del debate sobre la originalidad, pero nos estamos alejando de la narrativa de '¿Quién lo hizo primero?', centrándonos en cambio en el intercambio de conocimiento".

Los visitantes de la exposición podrán admirar el uso que Moss hizo de esta técnica en su obra Blanco, Negro, Rojo y Gris de 1932. También podrán compararla con la de Mondrian en su Composición de líneas y color de 1937.

Algunos comentaristas LGBTQ+ han sugerido que el uso de líneas dobles por parte de Moss podría haber sido su respuesta a un mundo que no daba cabida a una mujer gay vestida con ropa masculina. Dado que sus líneas dobles no cruzaban otras líneas, abrió efectivamente un nuevo espacio en el lienzo, uno que quizás anhelaba en el mundo real. "Podría haber sido una expresión de su búsqueda de libertad", dice Hondtong. "Podría interpretarse como una respuesta original para las personas fuera de los espacios binarios".

¿Cómo encaja Moss en el debate transgénero actual? «Si viviera hoy», dice Hondtong, "¿se identificaría como trans? No podemos saberlo, y no queremos poner palabras en su boca. Sin duda, es fantástico que se la considerara una pionera y una inspiración para los artistas queer de hoy".

En 1940, Mondrian se mudó a Nueva York. Moss, que para entonces vivía en los Países Bajos con Nijhoff, regresó a Cornualles, ya que su ascendencia judía le imposibilitaba la vida en el territorio ocupado por los nazis. Mondrian la instó a seguirlo, pero ella no lo hizo. Él falleció allí en 1944, y nunca volvieron a verse. En Lamorna, Moss parece haber encontrado aceptación y un entorno propicio para su trabajo. Después de la guerra, se reencontró con Nijhoff y continuaron siendo compañeras de por vida hasta la muerte de Moss en 1958. Dividieron su vida entre Cornualles, París y los Países Bajos, donde vivieron ocasionalmente en una casa flotante en La Haya.



Intuitivo… Cuadro I de Mondrian, Lámina I, 1921. Fotografía: Archivo Histórico Universal/Grupo de Imágenes Universales/Getty Images


Nueva York, cuyas calles en cuadrícula evocaban las obras de Mondrian, contribuyó a catapultarlo a la fama mundial, y se ha convertido en un gigante de la historia del arte, uno de los tres pintores holandeses más importantes de todos los tiempos, junto con Van Gogh y Rembrandt. Se le considera un pionero fundamental en la transición del arte figurativo al abstracto, y en Estados Unidos su obra conectó con el jazz y el boogie-woogie de la época. En 2022, su Composición n.º II se vendió por 51 millones de dólares, un récord para un Mondrian.

Moss, en cambio, se convirtió en una nota al pie de la historia del arte, una situación agravada por la destrucción de gran parte de su obra cuando una casa en Normandía donde ella y Nijhoff habían vivido fue bombardeada por los Aliados en 1944. El descubrimiento de una maleta llena de bocetos es lo que ha motivado la exposición en La Haya. "La maleta se quedó en los Países Bajos", dice Hondtong. "Fue adquirida por el Kunstmuseum en 2025". Muchas de las obras no tenían fecha, pero se cree que algunas datan de principios de la década de 1940. Existen raros ejemplos de sus bocetos, que revelan mucho sobre su proceso de pensamiento.

“La vemos usar cálculos matemáticos para planificar sus pinturas geométricas”, dice Hondtong, “lo cual es muy diferente de Mondrian. Ella era muy precisa y sus obras estaban cuidadosamente planificadas, mientras que Mondrian trabajaba de forma más intuitiva”. En la maleta también hay dibujos automáticos que revelan otra faceta de la obra de Moss.

Hondtong espera que el contenido de la maleta impulse un nuevo capítulo en el legado de la artista, un enfoque en su obra más que en su historia de vida, una ambición apoyada por Lucy Howarth, autora del único libro en inglés sobre Moss, una breve biografía homónima. "Moss tiene una historia fascinante. Para la mayoría de la gente, la forma de conocerla es a través de la conexión con Mondrian. Pero merece ser explorada por sí misma. Los estudiosos de Mondrian la han minimizado durante años, pero es una de las pocas artistas británicas no figurativas de primer nivel del periodo de entreguerras, y fue la única británica y la única artista femenina que apareció en las cinco revistas Abstraction-Creation".

Howarth, historiadora de la Universidad de Artes Creativas de Canterbury, ha investigado a Moss desde principios del siglo XXI y afirma que muchas cosas han cambiado. "En aquella época, buscaba su obra en almacenes y trastiendas. Hoy, la obra de Moss está colgada en las paredes y es muy solicitada para exposiciones". La próxima exposición de esculturas en Berlín está co-comisariada por Howarth. "Moss trabajaba en metal, piedra y madera, y tendremos unas diez piezas", explica. "Pero también tendremos fotografías de esculturas que se perdieron".



La instó a seguirlo a Nueva York… Mondrian. Fotografía: Granger/Shutterstock


A diferencia de Mondrian, quien era pintor, Moss era una constructivista que utilizaba diversos materiales y métodos. Se espera que la nueva exposición centre la atención en este aspecto. Nijhoff describió en una ocasión a su pareja como una artista cuyo trabajo giraba en torno al espacio, el movimiento y la luz, y esto también se aplica a su escultura, afirma Howarth.

Quizás lo más emocionante de todo sea la idea de que el enfoque actual en Moss está redefiniendo la historia del arte. Durante siglos, ha sido la historia de hombres singulares, genios que trabajaron solos con brillantez para cambiar el rumbo del canon. "Nos estamos dando cuenta de que la historia del arte es mucho más interesante que eso", dice Howarth. "Mondrian fue un artista asombroso, pero no fue el único que practicó el neoplasticismo. Es muy interesante encontrar artistas menos conocidos y examinar su impacto, y no sorprende que muchos de ellos fueran mujeres o personas queer. Su presencia complica la historia. Pero también la enriquece, para todos nosotros".



































lunes, 12 de enero de 2026

EL AMOR POR LOS LIBROS


"Por un momento, sólo importa esa historia":  el amor  por los libros

Katy Hessel




"El mundo se disuelve a su alrededor"… Niña leyendo, de Mary Cassatt. Fotografía: Album/Alamy





Las tasas de lectura por placer son sorprendentemente bajas entre los jóvenes. Por eso, todos deberíamos impulsar un nuevo impulso para convertirlos en lectores ávidos. ¿Por qué no empezar con libros sobre arte?
Una chica en la cúspide de la adolescencia mira fijamente un libro. Su mano izquierda descansa sobre sus mejillas sonrosadas, mientras que la derecha aferra las páginas, lista para pasarlas y descubrir qué sucede a continuación. Tiene la piel de porcelana y un cabello dorado que parece etéreo, realizado con texturas que contrastan con las marcas ásperas y sueltas que forman su camisa y las páginas del libro. Al contemplar este dibujo, me sorprende cómo la artista, la impresionista estadounidense Mary Cassatt, ha capturado a la perfección la sensación absorbente de estar sumergido en un libro: la sensación de que el mundo entero se disuelve a tu alrededor. Por un instante, solo importa esa historia.

Cassatt, quien trabajó en París la mayor parte de su vida adulta cuando las mujeres finalmente comenzaban a ser aceptadas como artistas (y a merecer una educación artística financiada por el estado), fue aclamada por sus retratos íntimos de mujeres y niñas. Son vistazos a sus mentes, a sus mundos privados, pero también enfatizan el intelecto y la ambición. "Jovencita leyendo" es un ejemplo de ello. A menudo me pregunto si está leyendo algo como "Mujercitas" de Louisa May Alcott, publicada casi tres décadas antes, que narra la historia de las cuatro hermanas March, quienes están descubriendo su camino hacia la madurez.

Es una imagen impactante por muchas razones, una de ellas es que me hace pensar en todas las obras que me ayudaron durante la adolescencia. Pero también resulta especialmente pertinente hoy en día, en un mundo donde sumergirse en una historia se está convirtiendo rápidamente en algo del pasado para los jóvenes. En cambio, está siendo reemplazado por la adicción a las redes sociales, que debilita el desarrollo de cerebros en crecimiento. En 2025, el National Literacy Trust (NLT) descubrió que el porcentaje de niños y jóvenes en el Reino Unido que "disfrutaban de la lectura" estaba en su nivel más bajo en 20 años. Menos de uno de cada cinco jóvenes de entre 8 y 18 años afirmó leer "algo a diario" en su tiempo libre, lo que supone una disminución del 36 % en los niveles de disfrute desde 2005.
Por eso, la organización benéfica declara 2026 el Año Nacional de la Lectura: una iniciativa gubernamental en todo el Reino Unido, impulsada por la NLT, para ayudar a más personas a redescubrir el placer de la lectura. El objetivo es distribuir 72.000 libros nuevos a los niños más necesitados. Si bien Louisa May Alcott puede resultar atractivo para algunos, la campaña busca encontrar libros que todos los niños puedan disfrutar, empezando por sus pasiones, desde la historia hasta el deporte, el cine o el arte.




"Disfrutaba enseñando a personas sin interés por el arte"… Georgia O'Keeffe en Albuquerque, Nuevo México, 1960. Fotografía: Tony Vaccaro/Getty Images



Hace poco leí una fascinante biografía del futbolista inglés Bukayo Saka con mi sobrino de seis años, pero es un placer para el arte que espero inculcar en los jóvenes lectores a través de mi nuevo libro, La historia del arte sin hombres: Una guía ilustrada de artistas mujeres increíbles. Es una versión de mi libro de 2022 para adultos, una versión de La historia del arte de E.H. Gombrich, que no mencionó a ninguna mujer hasta que se añadió a Käthe Kollwitz en su 16.ª edición. Sin embargo, este libro está realmente diseñado para lectores de todas las edades. Cobra vida gracias a las hermosas ilustraciones de Ping Zhu, que complementan una amplia gama de obras de arte de todo el mundo, que han dado forma a los últimos 500 años de historia del arte.



 La historia del arte de E.H. Gombrich











Hay nuevos capítulos, como uno sobre el deslumbrante mundo del arte de las Primeras Naciones en Australia, inspirado en la reciente exposición de Emily Kam Kngwarray en la Tate Modern de Londres. El libro también es muy interactivo. Cada capítulo se centra en un movimiento y presenta una "tarea artística" que, espero, no solo ayude al lector a comprender cómo una obra podría relacionarse con su vida, sino que también lo anime a crear su propia versión de lo que está leyendo.

Al hablar de la pintora flamenca del siglo XVII Clara Peeters, conocida por ocultar autorretratos en sus bodegones para asegurarse de que ningún hombre reclamara su obra como suya, pido al lector que oculte un autorretrato en una imagen de otra cosa. En el capítulo que presenta el mundo de posguerra del expresionismo abstracto, que también tuvo un impacto en la literatura, pido al lector que haga un dibujo para acompañar su poema favorito. O que le pida a un amigo que escriba uno y juntos piensen en qué colores podrían usar para plasmarlo, tal como hicieron Joan Mitchell y James Schuyler. Asimismo, se anima al lector a hacer "árboles de los deseos", al estilo de Yoko Ono, o a convertir a su cantante o actor favorito en una imagen de arte pop. Espero que el libro también sea una gran herramienta para el profesorado que desee integrar el arte en sus aulas.


La pintora Joan Mitchell, 1991. Fotografía: David Turnley/Corbis/VCG/Getty Images

Georgia O'Keeffe, antes de aventurarse a Nueva York y alcanzar la fama, impartía clases de arte en el sistema escolar público de Amarillo, Texas. Según su biógrafa, Roxana Robinson, O'Keeffe, lejos de adoptar un enfoque autoritario, "aportó al estudio del arte una claridad y una atención que los estudiantes encontraban apasionantes". El libro emula su enfoque inclusivo de la educación artística, independientemente de la formación o los conocimientos de cada persona. Como dijo O'Keeffe en una ocasión: "Disfrutaba enseñando a personas sin un interés particular por el arte".

En el Reino Unido tenemos la suerte de tener acceso gratuito a las colecciones permanentes de los museos. Así que no solo animemos a los jóvenes a leer y observar arte en libros, sino también a los museos. Si un joven dice que no le interesa el arte, ampliemos el enfoque a la historia del arte, un ámbito que abarca muchos temas diferentes. ¿Y si hay una pintura de su autor o músico favorito? ¿O una obra de arte que trate sobre tecnología o medio ambiente?

Así que, si te interesa que tu hijo participe en el Año Nacional de la Lectura, ¿por qué no empezar con el arte? Es una actividad que las familias pueden hacer juntas, a muy bajo costo. Esa fue mi oportunidad, como hermana menor, cuya hermana mayor me animó a ir con ella a buscar el tubo y dibujar lo que encontráramos. Espero que 2026 sea el año en que los jóvenes de todos los orígenes se sientan bienvenidos en los museos, puedan encontrar ese libro que les guste, redescubrir el placer de la lectura y experimentar la sensación de la Niña Leyendo de Cassatt.

Los libros y el arte estimulan la mente. Nos incitan a soñar, a imaginar mundos más allá de nuestro alcance, nos transportan a través del tiempo, nos enseñan sobre otras personas de una manera que, sin querer, nos enseña sobre nosotros mismos. Sobre todo, nos muestran que la imaginación humana es un superpoder que ninguna máquina puede reemplazar.




La historia del arte sin hombres: Una guía ilustrada de artistas increíbles, de Katy Hessel (Ed. Puffin.)





























viernes, 9 de enero de 2026

LAS MUJERES DE NIGERIA Y EL BOOM TECNO

 

Las mujeres a la vanguardia del boom tecnológico de África Occidental.

Vincent Desmond













La tecnología es más accesible que nunca, pero en el África subsahariana, las mujeres representan solo el 30 por ciento de los profesionales de la industria tecnológica. Presentamos a seis mujeres que están trabajando para cambiar esta estadística

Durante los últimos años, la escena tecnológica en África Occidental ha experimentado un auge, con un aumento dramático en los innovadores y 'emprendedores tecnológicos ', que utilizan la tecnología para brindar soluciones simples y accesibles a los problemas cotidianos. Desde servicios de pago hasta aplicaciones que ayudan a las personas a administrar sus ahorros y facilitan que los africanos se unan a la carrera global para obtener criptomonedas, la escena tecnológica de África Occidental está más ocupada que nunca. En todo el continente, han surgido centros tecnológicos en lugares como Egipto, Kenia y Sudáfrica, con Nigeria, el país más densamente poblado de África, a la cabeza.

Los emprendedores tecnológicos en África Occidental han tratado de asegurarse de que el aumento de usuarios móviles en el área también se traduzca en acceso a soluciones bancarias digitales simples e inclusivas para más africanos occidentales. Si bien las empresas de tecnología se enfrentan a muchos problemas, desde hacer accesibles los datos sobre África y proporcionar servicios de salud hasta revolucionar la moda africana, las empresas de tecnología financiera se encuentran entre las más grandes de Nigeria.

A medida que esta industria alcanza nuevas alturas, la inclusión y participación de las mujeres no es exactamente lo que debería ser. Solo el 10 por ciento de las empresas emergentes de África Occidental que han recaudado acumulativamente $ un millón en la última década tienen al menos una cofundadora. En el África subsahariana, las mujeres representan solo el 30 por ciento de los profesionales de la industria de la tecnología. Aunque muchos emprendedores tecnológicos afirman que su misión es 'proporcionar soluciones inclusivas o accesibles a los problemas cotidianos', no es realmente posible hacerlo cuando la mayoría de las aplicaciones y servicios son creados por hombres y la participación de las mujeres en su creación es tan limitada.

Aquí presentamos a seis mujeres que en Nigeria están alcanzando alturas sin precedentes en la industria tecnológica global, redefiniéndola por completo.


1. Odunayo Eweniyi




En 2016, una foto de una caja de madera publicada por una persona que la usó para guardar sus ahorros inspiró a Eweniyi y a los otros fundadores a crear PiggyBank, ahora conocido como PiggyVest. Hoy, Eweniyi es la directora de marketing de esta aplicación de ahorro e inversión y también es una de las fundadoras de Feminist Coalition y FirstCheck Africa, un fondo y una comunidad para mujeres africanas en tecnología

Sobre cómo se incorporó a la industria de la tecnología

“En 2014, cofundé PushCV para vincular a empleadores verificados con candidatos preseleccionados. Pasamos dos años recaudando capital de riesgo y trabajando en varios otros productos que no funcionaron. Mientras tanto, también trabajaba como editor en jefe en Techpoint, y fui columnista de Konbini , por lo que mi camino tecnológico ha alternado mucho con el periodismo y la escritura ”.

Sobre cómo tener más mujeres en la industria de la tecnología

“La falta de mujeres en la tecnología no puede explicarse únicamente por diferencias biológicas. En realidad, depende de una combinación de sesgos sistémicos, los hombres que financian a los hombres y una cultura laboral que excluye a las mujeres. Cuando las mujeres tienen una oportunidad, sobresalen ”.

Sobre el trabajo que está haciendo con FirstCheck Africa

“La gente suele decir que no existe un canal para las mujeres en tecnología, especialmente las mujeres negras o africanas. Mi cofundador de FirstCheck Africa, Eloho Omame, y yo queremos construir ese canal; interceptar a las mujeres antes de que el proceso de recaudación de fondos las desanime y darles el dinero para construir un producto de crecimiento para que luego puedan proceder a recaudar fondos de los inversores semilla ”.


2. Yewande Akomolafe-Kalu



Con un título en psicología de la Universidad de la ciudad de Birmingham y experiencia laboral en la industria de la moda y el entretenimiento, Akomolafe-Kalu ahora es responsable de la creación de marcas y la narración de historias en Flutterwave, una de las empresas de tecnología financiera más grandes de África.

Sobre el estado actual de la industria tecnológica en Nigeria

Se puede decir con certeza que el estado de la industria tecnológica en Nigeria es avanzado e innovador; estamos haciendo más de lo que deberíamos para brindar a la gente común soluciones que puedan utilizar para simplificar sus vidas ”.

En su camino en la industria de la tecnología 

"Dos personas creyeron en mí cuando yo no tenía fe en mí misma: una es una amiga que me recomendó para un puesto que no podía aceptar, y la otra, Olugbenga Agboola , es la directora ejecutiva de Flutterwave para que me presentó. Antes había trabajado en entretenimiento, moda, para una agencia de marketing digital y para una startup de comercio electrónico ”.

Sobre cómo atraer a más mujeres nigerianas a la industria tecnológica

Uno de los principales obstáculos es que las niñas no consideran la tecnología como una opción. Necesitamos desmitificar la industria de la tecnología para que la gente sepa que es un ecosistema completo. Tenemos que contratar deliberadamente a más mujeres y hacerlas más visibles; presentarles alternativas; mostrarles que los puestos de trabajo en el sector tecnológico son accesibles y viables ”.


3. Damilola Odufuwa



Cofundadora de la Coalición Feminista, Odufuwa hace campaña por la igualdad de las mujeres en la sociedad nigeriana, centrándose en particular en la educación, la libertad económica y la representación en cargos públicos. Valores que lleva en su papel como líder de relaciones públicas de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.

Acerca de cómo se incorporó a la industria de la tecnología

“Después de terminar mi maestría en finanzas internacionales y desarrollo económico en la Universidad de Kent, trabajé en comunicaciones durante años. ¡Practiqué en Universal Music y MTV Viacom antes de ser ascendido a editor en jefe de Zikoko! y Konbini , y luego acepté un puesto como productor social para CNN Africa. No había planeado trabajar en tecnología, pero tan pronto como entendí el impacto que la tecnología criptográfica y blockchain puede tener en los derechos y la libertad de las mujeres, me convencí ".

Sobre cómo atraer a más mujeres a la tecnología

“Existe mucha información errónea sobre los tipos de roles disponibles en la tecnología; desglosarla estimulará a más mujeres a ingresar a la industria. Interactuamos con la tecnología de diferentes maneras todos los días, y todas presentan oportunidades para marcar la diferencia. No solo hay programación ".


4. Eloho Omame




Cofundador de FirstCheck Africa, Omame se graduó de la London School of Economics y tiene un MBA de la London Business School.

Sobre cómo se incorporó a la industria tecnológica 

“Mi primer trabajo fue Lagos Innovates , una cartera de programas de apoyo a la puesta en marcha que presenté al Fondo Fiduciario de Empleo del Estado de Lagos. Luego lancé una organización de apoyo a emprendedores llamada Endeavour antes de lanzar FirstCheck Africa con Odunayo Eweniyi en enero ”.

Acerca de la incorporación de mujeres a la industria de la tecnología

“Tener más mujeres en puestos de liderazgo atraerá a más mujeres a la cima del embudo: la representación es importante. Por el lado de la inversión, me gustaría que más firmas de capital riesgo admitieran que tienen problemas culturales que pueden ser molestos o difíciles de superar para las mujeres. Cosas como las políticas en el lugar de trabajo, las políticas de entretenimiento y cómo combatir el sexismo deberían volver a discutirse ”.

Acerca del trabajo que está haciendo

“FirstCheck Africa nació con la misión de promover la equidad, el capital y el liderazgo para una generación de mujeres en África a través de la tecnología y el espíritu empresarial. Queremos cerrar las preocupantes brechas de género en lo que respecta al poder, la riqueza y los logros profesionales en todo el continente. A largo plazo, esperamos que FirstCheck Africa sea una plataforma a través de la cual las mujeres de nuestra cartera ayuden a otras mujeres de África a hacer lo mismo ".


5. Oluwaseun Runsewe



Runsewe comenzó su carrera como analista antes de unirse a Paystack como líder comercial. Ahora vicepresidenta de desarrollo de SoftCom , está comprometida a hacer que los servicios financieros sean accesibles para todos, especialmente para las madres solteras como ella.

Acerca de cómo entró en la industria de la tecnología

“Trabajé como analista en KPMG, una firma de auditoría entre las Cuatro Grandes, asesorando a los operadores de servicios financieros sobre estrategias y planes de negocios. También coordiné un proyecto para África para mejorar los servicios bancarios, los pagos y la gestión de riesgos financieros. Luego, en 2016, me presentaron por correo electrónico al CEO de PayStack, una compañía que ayuda a las empresas en África a recibir pagos de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, y me uní como líder comercial a medida que penetraba en nuevas industrias y traspasaba los límites de la economía digital. en Nigeria ".

Acerca del trabajo que está haciendo ahora

“Ahora estoy trabajando en un banco digital para madres. Me convertí en madre soltera un mes después de cumplir 25 años con menos de $ 15 en mi cuenta, así que tuve que pensar en cómo ganar dinero y administrar es el futuro de mi hijo y he estado trabajando en fintech durante los últimos cinco años. Mi misión es hacer que las mismas herramientas y conocimientos que me han servido estén disponibles para tantas madres como sea posible, especialmente las madres solteras ”.

6. Adia Sowho




Sowho, director ejecutivo interino de Thrive Agric y director no ejecutivo de Hover Developer Services, se ha ganado una reputación como solucionador de problemas en el entorno de tecnología y medios de Nigeria. Con una carrera que abarca el desarrollo de contenido móvil, tecnología y servicios financieros, su enfoque actual es cambiar la cultura tecnológica en Nigeria e inspirar a más mujeres jóvenes a ingresar a la industria.

Sobre la industria tecnológica nigeriana 


“Hay dos Nigeria: la que se escucha en las noticias con problemas de corrupción y la estimulante de la que se habla menos en la industria tecnológica con jóvenes que inventan nuevas formas de resolver viejos problemas. Estos dos Nigerie ahora están chocando y habrá consecuencias, pero creo que el joven Nigeria tendrá la ventaja ”.

Sobre cómo tener más mujeres en la industria de la tecnología


“En este momento, la estructura de la industria está más abierta a contribuciones masculinas que femeninas; necesitamos crear una industria más inclusiva. Si una empresa está buscando un desarrollador, un hombre puede participar en la carrera sin ningún problema, mientras que una mujer tiene que considerar cosas como la distancia entre la oficina y la casa y si puede terminar el trabajo a tiempo para llegar a casa antes de que oscurezca ".