viernes, 29 de septiembre de 2023

PIERRE SOULAGES Y SUS PINTURAS NEGRAS

 

'Es como una excavación': las poderosas pinturas negras de Pierre Soulages

 

 

 

'Nunca hay dos pinceladas iguales. Cada trazo tiene sus propios atributos específicos e irreductibles”, ha dicho Soulages sobre su trabajo.





El innovador uso de la pintura por parte del artista francés se celebra en una exposición que conmemora el primer aniversario de su muerte.

Pierre Soulages, (1929-2022)  conocido durante años como el artista vivo más importante de Francia, creó vibrantes pinturas negras que han sido un pilar de los museos de todo el mundo. A menudo se le agrupa con el expresionismo abstracto por su dedicación a explorar el medio de la pintura en sí y por las extraordinarias texturas de sus lienzos. El primer aniversario de la muerte de Soulages, ocurrido el pasado mes de octubre cuando el artista cumplía 102 años, se conmemora en una nueva retrospectiva en la galería Lévy Gorvy Dayan titulada Pierre Soulages: de medianoche al crepúsculo.


Pierre Soulages Peinture, 1967

Soulages comenzó a exponer en la década de 1940, y pronto atrajo la atención de lugares creadores de gusto como la Bienal de Venecia y la influyente Galería Betty Parsons en la ciudad de Nueva York. Trabajó metódicamente durante las décadas de 1960 y 1970, produciendo pinturas centradas en manchas gruesas y audaces de negro. Fue en 1979 cuando Soulages hizo el descubrimiento que guiaría su producción artística durante el resto de su vida, inaugurando su obra “outrenoir”, o “más allá de lo negro”. Al describir su descubrimiento, Soulages afirmó que un día de enero de 1979 se paró ante un lienzo completamente negro y tuvo una revelación. “En este extremo vi, en cierto sentido, la negación del negro. Las diferentes texturas reflejaban más o menos débilmente la luz y de la oscuridad emanaba una claridad, una luz pictórica cuyo particular poder emocional despertó mi deseo de pintar”.



Pierre Soulages," Peinture " 130 x 102 cm, 27 de agosto de 1986 , óleo sobre lienzo, 

En una entrevista sobre la nueva exposición, Dominique Lévy, marchante de arte y cofundador de Lévy Gorvy Dayan, que trabajó con Soulages durante muchos años, afirmó que uno de los objetivos de esta retrospectiva era "crear el impulso de un deseo de una verdadera retrospectiva en un importante museo de Estados Unidos”. Lévy añadió que, aunque Soulages ha sido celebrado en museos de toda Europa, incluido el de ser sólo uno de los tres artistas vivos que tuvieron una gran retrospectiva en el Louvre (Picasso y Chagall fueron los otros), no cree que haya recibido el reconocimiento que merece por parte de Museos de arte en Estados Unidos.

Pintura, de 1963, Soulages. Fotografía: Cortesía de Lévy Gorvy Dayan

De medianoche al crepúsculo aborda una impresionante franja de la producción de Soulages, comenzando con obras de las décadas de 1950 y 1960. Los recursos educativos de la exposición dan una idea del entorno que habitaba el artista cuando se hizo conocido en los EE. UU.: durante su primera visita, en 1957, Soulages se hizo amigo de su colega expresionista abstracto Mark Rothko después de conocerlo en una fiesta (los dos hombres primero discutieron, pero luego encontraron puntos en común); durante ese mismo viaje visitó el estudio de Willem de Kooning. Los visitantes también pueden leer cartas a Soulages de figuras como los pilares del mundo del arte de Nueva York, Robert Motherwell y su socia, Helen Frankenthaller, así como del innovador propietario de la galería Leo Castelli.

La pieza central de la exposición es el período más allá del negro del artista, que dominó la obra del pintor durante 40 años después de hacer un descubrimiento que cambió su carrera: "En 1979, de repente se dio cuenta de que podía utilizar el negro como reflejo de la luz", dijo Lévy, “y pinta de negro durante toda su muerte”. Soulages creó estas obras distintivas aplicando gruesas capas de pintura que luego cavaba y raspaba, dejando una obra que parece tanto escultura como pintura. Las obras más allá del negro son impresionantes por su textura, muchas de ellas formadas por múltiples líneas horizontales y cuadros grabados en la pintura en varios tonos de negro y gris. Son hermosos por su minimalismo y por las formas que Soulages puede arrancar de la pintura, un testimonio de las horas que dedicaba a trabajar en todas y cada una de las incisiones. Como dijo una vez: “Lo que me importa es lo que pasa en la lona. Nunca hay dos pinceladas iguales. Cada trazo tiene sus propios atributos específicos e irreductibles”.

Aunque a Soulages a menudo se le agrupa con expresionistas abstractos y ganó mucho al mostrarse junto a ellos, siempre evitó ser agrupado en cualquier tipo de movimiento, y Lévy describió las obras más allá de lo negro como resultado de un deseo de ir más allá de las ideas del expresionismo abstracto. “En el 79, el gesto de romper con la figuración parece anticuado (de Soulages)”, dijo. Lévy describió las obras más allá del negro como algo completamente diferente de lo que estaban creando los contemporáneos del artista. “Nunca es sólo una superficie negra, es como una excavación. Toman cualquier atmósfera, cualquier luz, y se vuelven más allá del negro, porque reflejan la luz. Nunca he experimentado nada parecido, excepto tal vez con Mark Rothko, la luz pulsa. Todos los colores del planeta están en este negro. Te sientes como si estuvieras frente a una presencia."

 


Pintura, de 2012 de Soulages. Fotografía: Cortesía de Lévy Gorvy Dayan

Soulages sostendría que las pinturas del período más allá del negro no fueron hechas con negro sino que provienen de “un país diferente al negro”, de ahí proviene el término “outrenoir”, ya que Soulages explicó que un hablante de francés podría decir “outre -Rhin”, o “más allá del Rin”, para referirse a Alemania. Quería que sus obras no fueran perspectivas de personas y lugares, sino más bien formas de mirar hacia adentro. “Para él un cuadro no es una ventana, es una pared”, afirmó Lévy. "Estas pinturas son estos muros monumentales".

La relación única de Soulages con el negro se remonta a su adolescencia, cuando se inspiró en el arte rupestre prehistórico que vio como parte de una expedición arqueológica; El artista sostendría más tarde que este arte era más significativo que los estilos artísticos posteriores que surgieron a lo largo de los siglos del desarrollo humano. Le dijo a la revista Interview en 2014: “Es fascinante pensar que tan pronto como el hombre nació, empezó a pintar. Como dije, siempre me ha gustado el negro y me di cuenta de que, desde el principio, el hombre se metía en cuevas completamente oscuras para pintar”.

De Medianoche al Crepúsculo es un cariñoso homenaje a un artista con quien Lévy tenía una profunda conexión personal, haciendo todo lo posible para elaborar un tributo apropiado a Soulages en el aniversario de su muerte. La mayoría de las piezas han sido prestadas por importantes instituciones de arte (incluidos el Met, el Guggenheim y el Instituto de Arte de Chicago) y la curaduría ha tenido cuidado de ofrecer obras que sean significativas por derecho propio para brindar al público una imagen más completa. del artista Soulages. 

Las piezas educativas y contextuales ayudan aún más al público a comprender a un artista que aún no ha sido introducido completamente en el contexto estadounidense. “Era una misión un poco imposible montar un espectáculo como este en tan poco tiempo”, dijo Lévy.

De medianoche al crepúsculo explica por qué Soulages merece ser honrado por las principales instituciones artísticas de Estados Unidos y también muestra a un artista cuyo trabajo ha perdurado y ofrece mucho a quienes crean arte hoy en día. Como dijo Lévy: “Es un gran maestro del coraje. Es un gran maestro de la generosidad. Y es un gran maestro del pensamiento radical. Creo que estos tres trascienden el tiempo”.




Pierre Soulages: De medianoche al crepúsculo se exhibe en Lévy Gorvy Dayan en Nueva York hasta el 4 de noviembre

































 

 

jueves, 28 de septiembre de 2023

UNOS BUENOS VINOS...


 La colección de vinos más valiosa jamás vendida podría alcanzar los 50 millones de dólares.

Jon Henley

 

 

 

Muchos de los vinos más caros y raros de las subastas proceden de Borgoña* en Francia.

 



El multimillonario Pierre Chen vende 25.000 botellas, incluidas burdeos valoradas en 190.000 dólares y un Pétrus de 1982 muy raro.

Estas no son bebidas ordinarias. Cuando llegue al mercado la colección más grande y valiosa de vinos raros jamás vendida, los aficionados necesitarán mucho dinero: algunos podrían costar casi 200.000 dólares cada uno.

Las 25.000 botellas de vino, incluidas muchas añadas y nombres míticos, son sólo parte de la colección del multimillonario taiwanés Pierre Chen. Se espera que alcancen hasta 50 millones de dólares  en subastas separadas en París, Londres, Nueva York, Hong Kong y Beaune, considerada la capital del vino de la región de Borgoña.

"Esta es la colección de vinos definitiva, que llega al mercado en un momento en el que el interés mundial por el buen vino posiblemente nunca ha sido mayor", dijo Nick Pegna, director global de vinos y licores de Sotheby's, que organiza la venta. “Esta es una bodega en la que cada botella tiene una historia y en la que cada vino es el mejor que puedas desear poseer y disfrutar”.

La casa de subastas dijo que la colección de Chen, adquirida durante 40 años, era "la bodega más amplia y valiosa jamás creada".

 


Pedro Chen. Fotografía: Kristy Sparow/Sotheby's


Entre los más destacados se encuentran dos Matusalén de seis litros del Domaine de la Romaneé-Conti La Tâche de 1985 estimados en hasta 190.000 dólares cada uno, uno de 1999 (130.000 dólares) y un Jeroboam de 1971 de tres litros del mismo “icónico”. rojo burdeos (140.000 dólares).

Se espera que dos magnums de Domaine Armand Rousseau Chambertin de 1985 se vendan por hasta 32.000 dólares cada uno, y seis magnums de Vosne-Romanée Cros Parantoux 1er Cru de 2001 producidos por Henri Jayer, conocido como el “Padrino de Borgoña”, por hasta 70.000 dólares cada uno.

Entre los burdeos blancos, 12 botellas de Bâtard-Montrachet 2014 se estiman en hasta 22.000 dólares cada una, mientras que los tintos de Burdeos que se ofrecen incluyen un Château Lafite Rothschild de 1959, un Château Latour de 1961 y el “seminal” Château Cheval Blanc de 1947.

 


El Pétrus 1982. Fotografía: Sotheby's


Un único y excepcionalmente raro imperial de seis litros de Pétrus 1982, ampliamente considerado como uno de los mejores vinos de Burdeos, se venderá por hasta 65.000 dólares, y una variedad de champagnes añejos Krug y Dom Perignon por entre 5.000 y 7.000 dólares la botella.

Chen, de 66 años, fundador y presidente de Yageo Corporation, que fabrica componentes electrónicos para automóviles, computadoras y teléfonos móviles, ocupa el puesto 466 en la lista de ricos de Forbes, con una fortuna estimada en 5.500 millones de dólares.

 También un reconocido coleccionista de arte moderno, ha descrito el vino como “para mí, el noveno arte. Es la única forma de arte que uno puede consumir, utilizando sentidos que otras formas de arte no suelen involucrar, como el gusto y el olfato, y requiere creatividad por parte del propietario”.

Por elevadas que puedan ser algunas de las estimaciones para las ventas, que comienzan en noviembre en Hong Kong y continuarán hasta el otoño de 2024, son significativamente más bajas que algunos de los precios récord pagados por botellas individuales de vino.

En julio de 2022, una botella magnum de champán Avenue Foch 2017 se convirtió, por 2,5 millones de dólares, en la botella de vino más cara jamás vendida, pero venía en una botella con una obra de arte original de Bored Ape y con un NFT entonces buscado que otorgaba los derechos al propietario a las imágenes.

Fuera de las subastas benéficas, se cree que la suma más alta pagada por una botella de vino “normal” en una subasta comercial es de 558.000 dólares, desembolsada por un coleccionista asiático en 2018 por una botella extremadamente rara de Romanée-Conti de 1945.






*Borgoña es una región histórica en el área este central de Francia. Es famosa por sus vinos borgoña y por el pinot noir, el chardonnay, el Chablis y el Beaujolais. El área está entrecruzada por una red de canales y tiene grandes châteaux, de los cuales en la actualidad algunos son lujosos hoteles. La capital, Dijon, famosa por la mostaza, cuenta con el imponente Palacio de los Duques, donde se fundó el distinguido Musée des Beaux-Arts en 1787.

































miércoles, 27 de septiembre de 2023

LA MÁGICA ESCUELA DE DANZA DE COLOMBIA

 


La mágica escuela de danza de Colombia en un bosque

 Samuel Ritholtz. 


 

 

 


 

En su idílico campus cerca de Cartagena, una escuela para jóvenes bailarines tiene como objetivo romper el ciclo de violencia y pobreza que sufren tantas personas en el país sudamericano. ¿El veredicto de un alumno? 'Me salvó'

En un claro del bosque en las verdes afueras de Cartagena, los bailarines se mueven lentamente al ritmo de música instrumental, sus movimientos reflejan el balanceo de los árboles.

Los artistas son miembros del Cuerpo de Indias, una compañía de danza profesional afiliada a la escuela de danza del Colegio del Cuerpo, que a principios de este año celebró la apertura de su primera sede permanente, un campus al aire libre a 15 minutos al noreste de la ciudad.

Ocupando cuatro hectáreas (nueve acres) de terreno donado por la alcaldía de Cartagena, el campus está salpicado de llamativos edificios de listones de madera hechos de materiales reciclados o reutilizados, incluido un espacio para espectáculos con cúpula de 12 m de altura y con forma de termitero, llamado Athanor. Alrededor de los edificios se encuentran esculturas realizadas en madera, conchas y chatarra, del bailarín y coreógrafo Álvaro Restrepo, cofundador de la escuela.

A menudo es la primera vez que los estudiantes de danza, la mayoría de los cuales proceden de barrios urbanos desfavorecidos y a veces peligrosos, pasan tiempo en la naturaleza.

“La naturaleza se ha convertido en un lujo y, al brindar este espacio, queremos que estos estudiantes sepan que están protegidos aquí y que tienen derecho a la belleza y a ser tratados con dignidad”, dice Restrepo.

Una estructura llamativa conocida como Athanor sirve como el principal estudio de danza del campus. Inspirado en los montículos de termitas, alberga el escenario principal para los bailarines y los invitados visitantes. Aquí, el arquitecto y su equipo se toman un descanso durante la construcción.

En 1997, Restrepo y la coreógrafa franco-colombiana Marie-France Delieuvin fundaron la escuela en respuesta a la guerra civil, como “un acto de resiliencia” para curar “las heridas del cuerpo colectivo de Colombia”. La pareja comenzó visitando barrios de Cartagena que estaban ocupados por personas desplazadas por la guerra y trabajando con los niños allí. Ahora viajan a escuelas de todo el país, donde actúan, realizan talleres e invitan a niños a audiciones.

Mientras que algunos aprendieron danzas folclóricas locales, otros lo hicieron por sí mismos en la escena hip-hop local, o champeta, el baile popular originario de la población afrocolombiana. Otros no tienen experiencia en baile.

No los elegimos por su talento. Los elegimos por su compromiso, sus ganas, el fuego en sus ojos, eso es lo que creemos que es el verdadero talento”, afirma Restrepo.

Una escena de Espíritu de Pájaro', representada por el Cuerpo de Indias en el Teatro Nacional de Bogotá en agosto. La compañía ha actuado en todo el mundo, incluidos Londres, Nueva York y París.

Delieuvin, quien todavía dirige la escuela con Restrepo, dice que brindar la oportunidad de bailar también ayuda a recuperarse del trauma. “El arte abre muchos mundos, especialmente en un país como Colombia, donde el cuerpo ha sido destruido, masacrado, durante tantos años de guerra. La danza, empezando por el cuerpo, puede iniciar una reconciliación, primero con uno mismo y luego con los demás”.

“Aquí en el Colegio nos enorgullecemos de devolver a la sociedad nuevos ciudadanos que saben cómo afrontar los problemas de una manera diferente; que puedan expresar su dolor o sufrimiento de una manera diferente. Ciudadanos que no tienen que devolver la violencia que han recibido”, añade Restrepo.



Los bailarines toman un descanso de los ensayos de Espíritu de Pájaro (arriba) y (arriba) una cabaña 'al revés' en el campus utilizada para artistas y bailarines visitantes. Leopoldo J. Combariza, arquitecto de la estructura, dice: 'No se ha movido ni un solo arbusto en el desarrollo de este campus. El plan maestro es el plan de la naturaleza, no el mío'.

 Melissa Cuenut, de 22 años, del departamento de Antioquia, en el noroeste del país, afectado por el conflicto, dice que la danza ha sido una forma de curación para ella.       

“Este país ha sufrido tanta violencia. Y toda la violencia que les ha pasado a nuestros padres, a nuestros abuelos, sigue viviendo en ellos. No ha sido olvidado. Han sido quemados y llevan estas cenizas. Nosotros, sus hijos, también llevamos estas cenizas y sentimos el peso de estas pesadas emociones todo el tiempo. Para mí, la danza es un milagro porque podemos poner nuestra ira y tristeza para hacer algo hermoso. Y la belleza en cualquier forma es un milagro”.

 

Durante los días de actuación en el campus, los estudiantes incorporan las esculturas a sus bailes. Lesideth Ortega, de 18 años, descansa brevemente sobre una escultura de madera


Sharith Puello, 19 años, y Marcela Pineda, 20, durante un recital 'en diálogo con la naturaleza'

La escuela tiene 140 estudiantes de entre nueve y 17 años, que participan en un programa de baile extraescolar tres veces por semana. Casi el 90% de sus alumnos reciben una beca completa. Otros 30 bailarines de entre 17 y 24 años son miembros de la compañía de danza “preprofesional” y profesional, están matriculados a tiempo completo y reciben un salario.


Luis-Adolfo Ortega, de 24 años, que ha estado en la escuela durante cuatro años y ahora es suplente, dice que la escuela “lo salvó”.


 Reflexionando sobre su carrera en la danza, Luis-Adolfo Ortega, de 24 años, dice: 'La danza es como el aire que respiro, algo que me salva. Si no encontrara la danza, me atraparían en las calles o estaría muerto" “Vengo de un pequeño barrio pesquero de Cartagena donde el crimen y la violencia están por todas partes y donde hay muy pocos espacios culturales. El Colegio del Cuerpo me salvó de esa vida. Entrar a este nuevo campus es como entrar a un mundo totalmente mágico. El ruido de los pájaros me nutre. Me ayuda a olvidar todo lo que pasa en casa. Me ayuda a reflexionar y pensar en un mundo mejor”.

Uno de los objetivos fundacionales de la escuela era romper el ciclo de violencia y pobreza en las comunidades marginadas. Restrepo recuerda cómo un líder religioso local de Cartagena lo regañó por darles falsas esperanzas a los estudiantes. "Me acusaron de crear una ilusión para estos niños, de que podrían tener una carrera en las artes cuando estaban destinados a ser trabajadores en las fábricas de la zona industrial".

Bailarines de la compañía Cuerpo de Indias interpretan Espíritu de Pájaro en Bogotá

Hoy en día, los ex alumnos de la escuela y la empresa trabajan en todo el mundo, incluso en Bogotá, Nueva York y Berlín. La compañía ha bailado en escenarios de Londres, Johannesburgo, Seúl, Nueva York, París, Toronto y Lima.

 




Fotografías de Carlos Saavedra












































martes, 26 de septiembre de 2023

ABOUDIA, PARA TENER EN CUENTA

 

Aboudia sorprende a los expertos del mercado como artista más vendido de 2022

 Dalya Alberge



 

Aboudia Sin título, 2017. Se ha comparado el estilo del artista con el de Jean-Michel Basquiat. Fotografía: © Aboudia / The Jack Bell Gallery

 



Artista de Abiyán, Costa de Marfil, vendió 75 obras de arte en subasta, superando las 73 de Damien Hirst

No todo el mundo sabrá su nombre, ni conocerá sus pinturas, pero Aboudia se ha convertido en el artista más vendido de 2022, según el número de obras de arte vendidas en subasta, para sorpresa de los expertos del mercado.

Aboudia, alias de Abdoulaye Diarrassouba*, de 40 años, cuyo arte está inspirado en la cultura callejera de su ciudad natal, Abidjan, en Costa de Marfil, encabeza el Hiscox Artist Top 100, una nueva encuesta que analiza las tendencias clave del arte contemporáneo que se publicó el lunes pasado.


Aboudia frente a uno de sus cuadros

El trabajo de Aboudia está influenciado por los graffitis de Abidjan y las tradicionales tallas de madera de África occidental, y ha sido comparado con el trabajo de Jean-Michel Basquiat, quien se hizo un nombre con imágenes similares a graffitis.

Desde la guerra civil de Costa de Marfil en 2011, las fotografías de Aboudia han reflejado el trauma de la inhumanidad del hombre hacia el hombre con imágenes de calaveras y soldados.


Aboudia, Sin título,2013,

El estudio de Hiscox concluyó que se subastaron un total de 75 obras de Aboudia, seguida de Damien Hirst con 73 obras.

La famille, Aboudia

Sus precios se han disparado desde unos pocos miles de libras hace aproximadamente una década a seis cifras en la actualidad. Christie's en Londres vendió una de sus pinturas sin título por £ 504.000 el año pasado.

Robert Read, jefe de arte y clientes privados de Hiscox, dijo que nunca antes había oído hablar de Aboudia y que quedó desconcertado por el éxito de su subasta.

"Pero me sorprenden constantemente las cosas que suceden, especialmente en el mercado del arte contemporáneo... Eso es lo que lo hace tan emocionante... Aboudia parece ser un artista con el que la gente quiere especular".

La galería Jack Bell de Londres ofreció a Aboudia su primera exposición en el Reino Unido en 2011, y el artista cuenta con Charles Saatchi entre sus coleccionistas.






Obras de Aboudia:  De Abiyán a Brooklyn


Oliver Durey, director de Jack Bell, dijo: "Ha sido fantástico ver cómo aumenta el nivel de compromiso internacional en la práctica de Aboudia a lo largo de los años".

Aboudia representó a su país, Costa de Marfil, en la Bienal de Venecia 2022


El éxito del mercado puede reflejar un creciente interés en el arte moderno de África, con importantes museos y galerías occidentales acumulando colecciones.

Entre otros hallazgos de la encuesta, David Hockney fue el artista más vendido en valor de subasta mundial en 2022. Sus ventas generaron 75 millones de dólares. Su pintura más valiosa fue Winter Timber de 2009, que se vendió por 23 millones de dólares en Christie's en Nueva York en noviembre. La investigación fue realizada para Hiscox, una aseguradora especialista internacional, por ArtTactic, una firma de investigación y análisis.

Sus hallazgos se basan en obras de arte únicas (no se incluyeron ediciones) realizadas después de 2000, que han sido subastadas en Christie's, Sotheby's y Phillips entre 2018 y 2022. La investigación incluye más de 23.000 lotes de más de 3.800 artistas.

Los datos revelan que en los últimos dos años se produjo un aumento significativo en el valor de las obras contemporáneas vendidas, alcanzando un máximo en 2021 de casi 1.200 millones de dólares.

También reflejó un mercado que se ha vuelto cada vez más especulativo con, por ejemplo, "un aumento dramático en las ventas de arte que se convierten en ventas de 'pintura húmeda' ", aquellas que se revenden en subasta dentro de los dos años de haber sido realizadas, que se duplicaron con creces el año pasado. 

Read dijo: “Sospechábamos que con el tiempo, el mercado contemporáneo se había vuelto más especulativo, pero el año pasado las ventas de pintura húmeda se dispararon. El arte es una clase de activo atractiva para los inversores a largo plazo, pero revenderlo en períodos tan cortos puede tener un efecto desestabilizador en el mercado, ya que crea una burbuja especulativa”.





*Abdoulaye Diarrassouba, también conocido como Aboudia, es un artista contemporáneo estadounidense-marfileño radicado en Brooklyn, Nueva York, y que trabaja desde sus estudios en Abiyán y la ciudad de Nueva York . Nació el 21 de octubre de 1983 en Costa de Marfil y se graduó en la Escuela de Artes Aplicadas de Bingerville en 2003.
















































































 

lunes, 25 de septiembre de 2023

POEMA



Cuestión de práctica

Patricia Benito










Imagen: Donata Wenders








Noches de esas en las que entiendes
que la teoría sin la práctica no sirve de nada
y en las que, durante un par de cervezas
y un poquito de jazz, te pides perdón
por no saberte cuidar lo suficiente,
mientras lo llenas todo de propósitos
defectuosos que volverás a no cumplir.

Lo de siempre:

falta de práctica
queriendo hacia dentro.





































jueves, 21 de septiembre de 2023

CONSTRUIR PARA VIVIR


'¿Por qué hay 500.000 personas viendo cómo se seca la pintura?' 

Dale Berning Sawa





Creas un espacio agradable para ti'... Doolaard fuera de su cabaña. Fotografía: Martijn Doolaard






Martijn Doolaard ha publicado 83 vídeos que documentan la restauración de una cabaña alpina. Son lentos, silenciosos, sin incidentes y enormemente exitosos. Él explica su secreto.

El 5 de octubre de 2021, Martijn Doolaard volvió a casa. No a un apartamento en Ámsterdam, donde el diseñador gráfico holandés convertido en videógrafo y escritor de viajes había vivido antes de embarcarse en los épicos viajes por carretera que lo hicieron famoso en Internet, sino a dos cabañas de piedra alpinas en la región italiana del Piamonte.


 Martijn Doolaard

“Siempre soñé con tener mi propio lugar en la montaña”, publicó en Instagram. Había pagado 21.000 euros. Las cabañas tenían el espacio, la vista y la soledad que anhelaba. Sin embargo, necesitaban mucho trabajo para que fueran habitables durante todo el año. Doolaard prometió documentar las renovaciones en YouTube.

Cualquiera que lo hubiera seguido anteriormente en las redes sociales habría sabido que Doolaard cumpliría su promesa. En 2015-2016, viajó en bicicleta desde Ámsterdam a Hong Kong por capricho.En marzo de 2017 se embarcó en un viaje en bicicleta de dos años desde Vancouver hasta la Patagonia. Había publicado dos agradables libros sobre ambos viajes y filmado algunas imágenes épicas. Había aprendido a lanzar el dron con el que filmaba y fotografiaba sin siquiera bajarse de la bicicleta.










Sin embargo, estos fueron éxitos menores en comparación con las películas de él arreglando sus cabañas en un canal de YouTube que creó para ese propósito y que, a pesar de su ritmo meditativo, le han conseguido 584.000 suscriptores. Como dijo un periodista, ¿por qué hay 500.000 personas haciendo cola para ver cómo se seca la pintura? Sin embargo, sus entregas semanales son fascinantes y extrañamente elegíacas, y registran sin prisas las minuciosas tareas que se propone y cualquier otra cosa que suceda.





Resumen de un año de Martijn Doolaard


Cada episodio comienza con un piano suave o cencerros distantes sobre un plano deslizante desde el aire, como un pájaro volando a su altura. Doolaard aparece ante la cámara mucho antes de decir nada, vestido con una camisa, vaqueros azules, botas de cuero y un sombrero de estilo antiguo. Cuando habla, es como si se dirigiera a un viejo amigo. Casi solo, cava trincheras, cepilla vigas, apila piedras, hornea pan y contempla la espectacular vista. “Cuando comencé”, me dice, “pensé que esto iba a llevar mucho tiempo y que si quiero hacer videos semanales, tienen que estar muy cerca de quién soy”.




La voz cinematográfica de Doolaard es la antítesis de la mayoría de los YouTubers, que editan sus películas con tanta precisión que incluso cortan el espacio para respirar. "Gran parte del contenido de YouTube es muy rápido", afirma. "Es increíblemente agotador verlo". Su ritmo lento, en cambio, permite a la gente “deambular un poco, reflexionar sobre las cosas, viajar a través de sus propios recuerdos. Es como leer un libro: creas un espacio agradable para ti mismo”.

Doolaard se centra en el proceso, no en el resultado. Verlo enfrentarse a la madre de todas las rocas enterradas con un taladro hidráulico de mano es como presenciar a Ahab enfrentarse a la ballena. "Intento concentrarme en el momento todo el tiempo". “La planificación te atrapa. Alcanzar una meta sólo es emocionante a corto plazo. En algún momento mi casa estará terminada, pero eso no durará. Por eso disfruto tanto del viaje”.




En 2014, bien afeitado y sin sombrero, Doolaard tenía un trabajo diurno en el que trabajaba en sesiones de fotos de marca con confeti y remolinos de pintura. Su única experiencia en la construcción fue “algunos trabajos cosméticos en mi apartamento en Ámsterdam: pintar techos y ese tipo de cosas”. Pero el gran más allá lo llamaba. En mayo de ese año, tomó una furgoneta amarilla de camino a la República Checa para pasar dos semanas en una granja, donde esperaba escribir música. Es curioso, una vez que sabes adónde lo llevó ese impulso, verlo preguntarse si sobreviviría sin Internet y la compañía humana.

 

Dejar entrar la luz... Martijn Doolaard. Fotografía: Martijn Doolaard

Sabe por qué cada vez más gente ve su trabajo y por qué tantos piden venir a ayudarle. “Es escapar de la vida cotidiana y disfrutar de la naturaleza”. "Para algunos son vacaciones, pero la mayoría realmente quiere salir de su zona de confort". Ha tenido visitantes de todo el mundo y en todas las épocas del año. El pasado mes de diciembre, un joven fontanero estadounidense se puso en contacto (ver vídeo nº 49 ). “Le advertí de las tormentas de nieve que se avecinaban y que tenía que dormir en una tienda de campaña. Pero él no se movió”.

En el último capítulo, el número 83, titulado El gran cambio, Doolaard parece más feliz que de costumbre, incluso exultante. Termina las paredes internas en el piso superior de la primera cabaña y, con la ayuda de tres hombres en pantalones cortos, quita el piso para revelar la altura total del edificio. Me pregunto qué hizo que este momento fuera diferente. “De vez en cuando”, me dice, “un trabajo supone un gran cambio para la propiedad. Dejar que la luz entre en el sótano fue una de ellas”.




Doolaard no escribe guiones y en cada episodio solo utiliza imágenes que capturó esa semana. Si una toma le resulta familiar: una vista aérea de las dos cabañas una al lado de la otra; la panorámica de los picos desde la mesa de picnic, es, sin embargo, diferente. Las nubes, las hojas y el tono han cambiado. El tiempo se ha hecho sentir. ¿Pero cuándo terminará la serie?

En realidad, este proyecto podría durar todo el tiempo que quisiera”, afirma Doolaard. “Ahora se trata de renovación, pero después podría tratarse de jardinería, creación de arte o fabricación de muebles. Es bastante interminable”.